ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.09.2024

Просмотров: 86

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Акопян Л.О. Джачинто Шельси

ства, а именно к углубленной разработке свойств звука. Длительная концентрация на единичном звуке, варьирование его громкости, тембровых характеристик, интенсивности вибрации, добавление «шумов», четвертитоновые сдвиги – все эти способы придать звуку многомерность, дойти до его сердцевины, выявить динамику его внутренней жизни утверждаются в музыке Шельси в качестве ведущих факторов формообразования. Цикл «Четырех пьес для оркестра (на одной ноте каждая)» (Quattro pezzi per orchestra [ciascuno su una nota]), написанный в ключевом 1959 году, явился логическим итогом тенденций, наметившихся в недавних опусах для более скромных составов, и точкой отсчета для всего дальнейшего творчества Шельси. В отличие от большинства крупных партитур Шельси этот цикл прозвучал сравнительно скоро после завершения: в декабре 1961 года известный дирижер Морис Ле Ру исполнил его в парижском дворце Шайо. По воспоминаниям Шельси, премьера прошла с большим успехом, и некоторые слушатели говорили ему: «Каждые десять лет вы привозите в Париж бомбу. В 1930 году это была Rotativa, в 1950-м “Рождение Слова”, а теперь, в 1960-м – “Четыре пьесы”!»59.

Идея музыки из одного звука высказывалась отцом антропософии Рудольфом Штайнером, о чем Шельси, несомненно, хорошо знал, но музыка Шельси скорее всего не понравилась бы Штайнеру, поскольку она в своем роде отнюдь не бесконфликтна60. Звуковысотный состав каждой из «Четырех пьес», как следует из заглавия, ограничивается в основном одной нотой – соответственно f, h, as и a, – но происходящие с нею события не лишены напряженности и даже драматизма: процесс преобразования абстрактной ноты в живой динамичный звук включает микрохроматические «модуляции» (изредка также сдвиги на более широкие интервалы, вплоть до большой секунды, а в одном месте третьей пьесы, у бас-кларнета – широкий мелодический ход, который впрочем, перекрывается высокой медью), частые смены инструментовки, динамики, артикуляции и регистра, ритмическое дробление, «микрополиритмические» наложения61 различных партий, тремолирование, трели, вторжения ударных инструментов без определенной высоты звука. Все параметры каждого отдельно взятого звука выписаны со всей возможной тщательностью – при том, что мелкие ускорения и замедления, равно как и колебания звуковысотности, сплошь и рядом производят впечатление алеаторических. Чтобы дать читателю самое общее представление о том, как «сделана» эта музыка, приведем несколько разрозненных страниц партитуры, по одной из середины каждой пьесы (нотные примеры 6а—г); взятые в кружок символы 4о+, 4о– и g обозначают, соответственно, повышение на четверть тона, понижение на четверть тона и возвращение к исходной высоте.

59Il Sogno 101, p. 149—150.

60Freeman R. Op. cit., p. 10. Насколько позволяют судить высказывания, разбросанные по тексту автобиографии Il Sogno 101, Шельси до определенного момента всерьез увлекался штайнеровской антропософией; по меньшей мере некоторые из швейцарских заведений, где он лечился, культивировали штайнерианские методы. Но со временем Шельси явно охладел к антропософии – можно предполагать, что эта разновидность оккультизма перестала удовлетворять его как слишком цивилизованная, интеллектуальная и «безопасная».

61Термин «микрополиритмия» мы вводим по аналогии с «микрополифонией» – так Лигети назвал свою технику одновременного ведения множества близких по тесситуре мелодических линий, разворачивающихся, как правило, в узком диапазоне. В отличие от обычной полифонии,

вмикрополифонии отдельные линии лишены собственной индивидуальности, и микрополифоническая ткань воспринимается как внутренне почти недифференцированное звуковое «пятно», внутри которого постоянно происходят мелкие движения; по Лигети, микрополифония создает «ощущение статики, бездействия, но полного тайной внутренней жизни». Точно так же в условиях микрополиритмии наложение узких по звуковысотному диапазону (от 0 или 1/4 тона до 3/4 тонов, редко до целого тона) линий с четко выписанной ритмической структурой создает ощущение малозаметной, но интенсивной внутренней жизни, тогда как ритмическая дифференциация отдельных партий по существу остается недоступной восприятию.

163


Искусство музыки: теория и история №1-2, 2011

Продолжительность пьес, согласно авторскому указанию в начале партитуры, составляет 2’22”, 3’45”, 3’20” и 3’55” (в сумме 13 с половиной минут). Понятно, что не все дирижеры строго соблюдают этот хронометраж, но в любой интерпретации первая пьеса – самая сжатая из всех, а последняя – самая длинная. Состав оркестра (или, точнее, ансамбля из 26 инструменталистов): альтовая флейта, гобой, английский рожок, 2 кларнета, бас-кларнет, фагот, 4 валторны, саксофон, 3 трубы, 2 тромбона, туба, музыкальная пила или флексатон, литавры, батарея ударных (2 бонго и тумба62, подвешенная тарелка, малый и большой тамтамы), 2 альта, 2 виолончели и контрабас. Обращает на себя внимание отсутствие инструментов с высокой тесситурой – обычных флейт (не говоря о пикколо) и скрипок.

Пьесы различаются по степени интенсивности событий, по способу организации и взаимному расположению сжатий и расширений, кульминаций и разрядок (впрочем, все пьесы завершаются morendo), по общей тембровой атмосфере. Первая пьеса – своего рода интродукция – самая напористая, наименее изысканная с точки зрения колорита[4 пьесы для оркестра, 1. СО Саарбрюккенского радио, Ганс Цендер. Accord]. Вторая разворачивается поначалу неторопливо, но со временем скорость смены событий повышается, достигая кульминации близ точки золотого сечения. В третьей пьесе, выполняющей по существу функцию adagio, преобладает спокойная, несколько «ламентозная» интонация; это единственная часть, где ударные молчат, а струнные и большинство деревянных духовых вводятся только в последней трети. Заключительная пьеса – единственная, где заняты все инструменты. Она полностью соответствует архетипу большого «синтезирующего» финала, превосходя остальные части не только по объему, но и по густоте и внутренней подвижности фактуры, диапазону охваченных частот, ритмической активности ударных.

Концепция «Четырех пьес» созвучна шёнберговской идее тембровой мелодии (Klangfarbenmelodie) и обнаруживает внешнее, поверхностное сходство с концепциями, которые примерно в тот же период независимо друг от друга разрабатывали такие радикальные художники молодого поколения, как австриец Фридрих Церха и американец Ла Монте Янг. Но только Шельси удалось создать на основе Klangfarbenmelodie цикл из нескольких контрастных частей, отнюдь не лишенный симфонического размаха. В процитированном чуть выше фрагменте автобиографии, вспоминая премьеру «Четырех пьес», Шельси отмечает, что в них впервые в истории музыки был достигнут «синтез статического и динамического элементов, всегда присутствующих в вибрации одного-един- ственного звука. За прошедшие с тех пор годы этому подражали [другие композиторы], и у некоторых из них, наверно, получалось лучше, чем у меня»63. В связи с последним замечанием вспоминается прославленный младший соотечественник Шельси, Луиджи Ноно (1924—1990), чей оркестровый опус No hay caminos, hay que caminar… (приблизительный перевод с испанского – «Нет дорог, надо идти…»), написанный в 1987 году и посвященный памяти Андрея Тарковского, основан на сходной идее. Исполнение партитуры Ноно длится без малого 20 минут, в течение которых непрерывно звучит одна и та же нота (в данном случае g), также с изменениями тембровой окраски, колебаниям динамики, минимальными глиссандирующими сдвигам вверх и вниз от исходной высоты и интервенциями ударных; произведение Ноно, предназначенное для семи инструментальных групп (всего 55 музыкантов), можно сказать, аналогично непомерно разросшейся единичной пьесе Шельси. Оба автора использовали аналогичные приемы и пришли к внешне похожим результатам. Но по своей глубинной сути (или, пользуясь подходящим к случаю философским термином,

62Афро-кубинские барабаны.

63Il Sogno 101, p. 149—150.

164


Акопян Л.О. Джачинто Шельси

по своему этосу) их произведения кардинально различны. «Четыре пьесы» – это начало нового этапа творческой жизни их автора, тогда как в партитуре «Нет дорог, надо идти…» запечатлена пережитая Ноно на склоне лет драма творческого бессилия, духовного тупика и отсутствия ориентиров64. Кажущаяся элементарность партитуры Шельси отражает позицию ее автора как демиурга, приступающего к созданию нового мира; ее этос – космогонический, глубоко архаический. Что касается партитуры Ноно, то ее элементарность, как представляется, имеет прямо противоположный смысл, символизируя эпоху декаданса, когда «боги прошлого мертвы, настоящее – самое темное и неверное время, а новые боги еще не родились»65.

* * *

Итак, «Четыре пьесы» ознаменовали собой рождение «нового» Шельси. Центральную, наиболее весомую часть того, что последовало за ними, составляют относительно крупные (продолжительностью от 10 до 20 минут), в основном многочастные партитуры для оркестра, иногда с хором: Hurqualia (1960), Aiôn (1961), Chukrum (1963), Hymnos (1963), Uaxuctum (1966), Konx-Om-Pax (1969) и Pfhat (1974). Все они (равно как и многие современные им произведения для меньших составов) так или иначе опираются на прием продолжительной разработки одного звука, с мелкими колебаниями высоты (микрохроматические флуктуации отныне присутствуют у Шельси практически повсеместно, если только они допускаются конструкцией инструментов) и вариациями тембра и динамики. В остальном они очень непохожи одна на другую – об однообразии или повторяемости, по большому счету, не может быть речи. Коротко остановимся на каждой из них.

Опус с ираноязычным заглавием Hurqualia и подзаголовком «Иное царство» предназначен для оркестра (3.2.3.2. – 4.3.2.2. – литавры – 4 ударника – струнные без скрипок) и трех групп инструментов с электронным усилением (гобой, английский рожок и малый кларнет в унисон; валторна, тенор-саксофон, музыкальная пила, альт и контрабас; две трубы и тромбон). Как и предшествующая оркестровая партитура Шельси, Hurqualia складывается из четырех частей, но их масштаб заметно больше; суммарная продолжительность звучания – около 18 минут. Первая часть открывается разработкой тона «до». Исходный унисон в низком регистре (аналог космогонического начала начал) медленно расслаивается, вначале на октавы, с микрохроматическими вариантами. Новый этап космогонического процесса, подстегиваемого активной ритмической работой ударных, электронно усиленных медных и некоторых других инструментов, знаменуется появлением нового интервала – терции, а затем и простейшей ритмически организованной мелодии из тонов мажорного трезвучия. Аналогия с самым знаменитым музыкальным воплощением космогонии – вступлением к «Золоту Рейна» – напрашивается сама собой; очевидно, архетип рождения мира настраивает именно на такое формальное решение. Ниже о «Золоте Рейна» дополнительно напоминает квази-фанфарная фраза, почти идентичная мотиву Доннера (“Heda! Heda! Hedo!”). Ближе к середине части появляется другой важный тематический элемент – мотив, порученный унисону электронно усиленных тростевых инструментов, подчеркнуто «ориентальный» по характеру звучания

64Эти темы затрагивались композитором в его поздних интервью и нашли отражение в его самой значительной поздней работе – опере «Прометей, трагедия слышания» (1984), музыка которой предназначена для идеализированного слушателя, готового самозабвенно вслушиваться

вее разреженную и однообразную звуковую ткань.

65Высказывание композитора, датированное тем же годом, что и пьеса «Нет дорог, надо идти…» (1987), цитируется по: Ноно Л. Автобиография (фрагменты интервью с Э. Рестаньо) // XX век. Зарубежная музыка. Очерки. Документы. Вып. 2. – М., Музыка, 1995. С. 71 (перевод Л. Кириллиной).

165


Искусство музыки: теория и история №1-2, 2011

итембрового оформления; возможно, именно он призван символизировать упомянутое в подзаголовке «иное царство». В целом первая часть Hurqualia – одна из самых драматических, конфликтных, богатых быстро сменяющими друг друга событиями, насыщенных движением страниц творчества Шельси; функционально она подобна начальному allegro симфонического цикла. Часть завершается не morendo, а ударом литавры forte, что для Шельси, вообще говоря, необычно.

Вторая и третья части сдержаннее первой. Во второй получает развитие квази-ориентальный элемент, намеченный в одном из эпизодов первой части [Hurqualia, часть 2. Оркестр Краковского радио и ТВ, Юрг Виттенбах. Accord]; третья более лапидарна, сурова по колориту, ритуально торжественна. В начале финала на первый план выходит заунывный тембр усиленной микрофоном музыкальной пилы (еще один символ «иного царства»?), но далее музыка разворачивается почти так же энергично, как и в первой части: тянущимся, детально «разрабатываемым» звукам в партиях большинства инструментов контрастируют все более и более напористые, возбуждающие ритмы ударных. Финал, как

ипервая часть, завершается на победной громкой ноте, и притом tutti. Назвать Hurqualia своего рода симфонией было бы, конечно же, терминологически неверно (самому Шельси такое жанровое определение наверняка не понравилось бы), но этой партитуре безусловно присущи такие важнейшие атрибуты симфонического жанра, как внутренняя цельность большой композиции, наличие сквозного драматургического стержня, устремленного к отчетливо обозначенному концу, деление на контрастные части, самые масштабные и подвижные из которых находятся по краям.

Сне меньшими основаниями к симфоническому жанру можно причислить

иследующую оркестровую работу Шельси, Aiôn, что по-гречески означает «вечность» («эон», αἰών). В оркестре, как обычно у Шельси, заметно редуцированы высокие тембры; флейты и скрипки отсутствуют, остальных деревянных духовых – по три (с видовыми инструментами), медная группа включает 6 валторн, 3 трубы, 4 тромбона и 4 тубы, струнные ограничиваются альтом, четырьмя виолончелями и четырьмя контрабасами. Многочисленные ударные обслуживаются семью исполнителями (шесть батарей плюс пара литавр). В соответствии с подзаголовком – «Четыре эпизода одного дня Брахмы» – произведение делится на четыре части. К его премьере, состоявшейся в Кёльне в 1985 году, то есть спустя четверть века после завершения партитуры, композитор написал следующую программную заметку: «День Брахмы [бога творения в индуизме – Л. А.] равен 36700 земным годам. Четыре эпизода, взятые вместе, составляют один такой день; соответственно каждая часть должна длиться около 9000 лет. Для публики это будет слишком долго – тем более что части похожи одна на другую! Вот почему я решил сократить продолжительность каждого эпизода примерно до семи минут; все четыре в сумме длятся около 19 минут нашего земного времени. Надеюсь, подобное не покажется непереносимым. Но при желании легко можно представить себе события в их истинном планетарном временнóм измерении»66.

В этой своей наполовину юмористической преамбуле композитор допускает неточность при указании продолжительности частей: в целом Aiôn, действительно, длится около 19—20 минут, но первая часть заметно длиннее остальных, а две средние части уступают по масштабу обеим крайним (соотношение объемов частей здесь примерно такое же, как и в Hurqualia). Шельси несколько грешит против истины, утверждая, что все четыре части произведения «похожи одна на другую». Как и положено частям симфонического цикла, они, безусловно, составляют определенное единство и вместе с тем весьма различны. Правда, степень контраста между частями в Aiôn существенно меньше, чем

66 Цит. по: Les anges sont ailleurs…, p. 191.

166


Акопян Л.О. Джачинто Шельси

вHurqualia. Ритуально-суровый дух, подобающий музыке о вечности и установившийся с самого начала первой части (по форме она до известной степени подобна пассакалье, поскольку в ней процесс развертывания воображаемого «ритуала» поддерживается сравнительно размеренным квази-остинатным басом – фигурой, которая, расширяясь, сжимаясь и варьируясь иными способами, повторяется с необычной для Шельси регулярностью), сохраняется до конца финала, хотя и принимает разные оттенки; тяжеловесным крайним «эпизодам дня Брахмы» противопоставлены сравнительно прозрачно инструментованные тихие разделы второго и третьего. Контраст вносится главным образом двумя внезапными кратковременными вторжениями агрессивно шумной, нарочито грубо ритмизованной музыки во второй части. На протяжении большей части партитуры медные выдвинуты на первый план, тогда как деревянные духовые менее заметны – местами они используются в качестве обертонового «облака» поверх меди и контрабасов. Не слишком заметны и остальные струнные; лишь изредка, в моменты относительного разрежения оркестровой ткани, из тембровой смеси выделяются звучания альта и высоких виолончелей, а также пассажи или отдельные «щипки» арфы. Хотя ударные, по большей части низкие, многочисленны, их роль скромнее, чем в Hurqualia: они не столько активизируют ритм, сколько отмечают большие и малые кульминационные точки или добавляют краски в тембровую палитру. «Под занавес» финала слышится нечто вроде стилизованного отдаленного барабанного боя – возможно, это следует воспринимать как иллюстративный эффект, маркирующий конец «дня Брахмы», а вместе с ним и всего нашего мира.

Через год после Aiôn, в 1963-м, появились Chukrum для большого струнного оркестра и Hymnos для двух оркестров и органа. Опус под непереводимым названием Chukrum (оно созвучно санскритскому слову «чакра» – «круг», «колесо»67), как и две партитуры, о которых только что шла речь, состоит из четырех частей, причем крайние части здесь также объемистее средних. Для первой и последней частей Chukrum основным тоном служит «ля»; по ходу части завоевывается пространство, окружающее этот тон, а под конец гетерофонно «расползшиеся» партии стягиваются обратно к нему. Во второй и третьей частях функцию основного тона выполняет cis. Части, имеющие один и тот же основной тон (то есть первая и последняя с одной стороны и две средние – с другой), связаны также и тематически; в обеих средних частях обращают на себя внимание пронзительные тремоло скрипок в высоком регистре, в крайних – резко акцентированные пары повторяющихся звуков на фоне ритмически аморфной («микрополиритмической») гетерофонной массы (как в первой части, так и в финале эти ритмически активные жесты появляются вскоре после начала и незадолго до конца). Возможно, возвращение в конце вещи к колориту и тематизму ее начала можно трактовать как метафору круга или колеса – например, «колеса времени», именуемого на санскрите «калачакра» и символизирующего вечный круговорот бытия. Hymnos (одно из нечастых у позднего Шельси названий, по-видимому не нуждающихся в пояснении) одночастен и длится 10—12 минут. Два оркестра (по суммарному составу они соответствуют обычному симфоническому оркестру с несколько усиленной группой медных: 6.4.4.2) располагаются по обе стороны органа, литавр и трех батарей ударных. По форме Hymnos достаточно прост: в самом общем виде это схема A–B–A, где оба раздела A, с основным тоном «ре», разворачиваются по модели crescendo–forte–diminuendo и в «громкой» фазе оркестрованы густо, с глубокими и мощными низами, тогда как

вмистически тихом разделе B (основной тон – «ми») низкие частоты почти отключены, а инструментовка прозрачна (орган и немногие инструменты высо-

67 В буддизме и индуизме это слово наделяется многочисленными символическими значениями. Известные нам автобиографические источники не позволяют судить о том, имел ли Шельси в виду какие-либо из этих значений.

167